더블베이스(콘트라베이스) 의 지판 에 대해서

사용자 삽입 이미지

더블베이스(콘트라베이스) 의 지판은 Ebony 라는 나무로 만든다. 이 에보니는 검은색을 지닌 매우 단단한 나무인데 한국어로는 흑단이라고 한다.

하지만 요즈음에는 전체적으로 색이 검은 흑단을 구하기 힘들기 때문에 애닐린 으로 염색하는 경우가 많다. 또는 염색을 아예 하지 않고 에보니 특유의 나뭇결을 살린 부분도 있다. 이런경우 갈색의 나무결들이 나타나기도 한다.

염색을 한경우에 지판을 닦다 보면, 염색약이 묻어나오는 수도 있지만, 그다지 걱정할것은 아니다. 다만 에보니가 아닌경우, 다른나무로 만들고 겉에 검은색 도료를 코팅하는 경우도 있다. 이경우는 사운드가 그다지 좋지 못하고 연습용 악기에 적용된다.

때로는 E 스트링쪽과 A 스트링 사이에서 각고를 주어서 E 스트링부분만 평평하게 깍여 있는 지판도 볼 수 있는데, 이것은 E 스트링이 두껍기 때문에, 비브라토라던지 여러가지 주법상에서 생길수 있는 연주의 편의성 를 높이기 위해서 예전에 이렇게 제작한경우가 많았다.특별히 Arco(활로 키는 연주) 에서 더욱 효과를 발휘한다.
이것은 Bernhard romberd 라는 첼리스트가 처음 시도했기 때문에, romberg bevel 이라고 한다.

하지만 현재는 스트링을 제작하는 기술의 발전으로 거의 필요가 없게 되었다.E 현을 연주하는것에도 불편하고, 재즈 연주상에서는 E 현의 탄현이 힘들어지기 때문에, 별 필요가 없다.
따라서, 요즈음에 제작되는 콘트라베이스의 경우에는 이렇게 각도를 주어서 지판을 만들지 않는다. 첼로의 경우에는 이러한 각도를 준경우를 많이 볼 수 있다.

Wikipedia 에서 긁어온 영어 원문에 두꺼운 글자와 밑줄로 표시해놨다.

Bernhard Romberg

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigationsearch

portrait of Bernhard Romberg (1815)

portrait of Bernhard Romberg (1815)

Bernhard Heinrich Romberg (November 131767, Dinklage – August 131841Hamburg) was a German cellist and composer.

Contents

[hide]

[edit] Life

His father, Anton Romberg, played the bassoon and cello and gave Bernhard his first cello lessons. He first performed in public at the age of seven. In addition to touring Europe with his cousin Andreas Romberg, Bernhard Romberg also joined the Münster Court Orchestra.

Together with his cousin, he later joined the court orchestra of the Prince Elector Archbishop of Cologne in Bonn (conducted by the Kapellmeister Andrea Luchesi) in 1790, where they met the young Beethoven. Beethoven admired and respected Bernhard Romberg as a musician. However, Romberg had difficulty understanding some of Beethoven’s musical ideas, and rejected Beethoven’s offer of a cello concerto for him, saying that he primarily performed his own compositions[1]

Romberg is notable for several innovations in cello design and performance. He lengthened the cello’s fingerboard and flattened the side under the C string, thus giving it more freedom to vibrate. He suggested that half-size and 3/4 size cellos should be designed to make it easier for young children to play the instrument. Romberg is responsible for simplifying cello notation to only three clefs, the bass clef, the tenor clef and the treble clef. Until his time, it was common to use many clefs for multiple uses – the 18th century cellist-composer Luigi Boccherini used as many as six clefs in his compositions. Romberg is thought to be among the first cellists to perform from memory, which was a skill praised highly in his day.[2]

It has been suggested (by several of the authors quoted as references to the article in that link) that Romberg’s cello sonata in E minor was a strong influence on the first cello sonata in E minor by Johannes Brahms.

 

일렉트릭 베이스에서 더블베이스 연주자로의 변신하기 by Christopher Vance

많은수의 일렉트릭 베이스 연주자들은 더블베이스도 연주하고 싶어한다. 하지만 두 악가간의 많은 차이점이 존재하기 때문에 쉽지가 않다.

Points to Consider – 생각해야할점

더블베이스는 일렉트릭 베이스에 비해 매우 많이 길다. 일렉트릭 베이스는 32인치에서 35인치 사이의 간격을 지니고 있찌만, 더블베이스는 40-44인치 사이의 현 길이이다. 따라서 자신의 손이 이 악기를 연주할 만큼 큰지 생각해보아야 한다.

사용자 삽입 이미지

긴 현의 길이 떄문에, 왼손의 기술이 많이 틀리다. 일렉트릭 베이스에서는 엄지손가락을 제외 하고 4개의 손가락을 모두 하나의 프렛마다 사용하게 된다. 하지만 더블베이스에서는 그렇게 4개의 손가락을 다 사용하게 되면 제대로 된 음정으로 연주할 수 없다. 낮은 포지션에서는 약지를 생략한다. 따라서 E현에서 낮은 F- F#-G 를 연주할떄 일렉트릭 베이스에서는 1-2-3 손가락을 사용하지만, 더블베이스에서는 1-2-4 손가락을 사용하게 된다. 옥타브 근처 그러니까 일렉트릭베이스로 치면 약 12프렛 근처에서는 새끼손가락 대신 약지를 사용한다. 또한 높은 포지션으로 가게 되면 엄지포지션을 쓰게 된다. 한 옥타브 이상의 포지션에서는 엄지를 지판위로 끌어와서 엄지, 검지, 중지, 약지 순서로 손가락을  사용한다.

사용자 삽입 이미지

또한 줄을 어떻게 피킹할것인지도 상당히 다르다. 일렉트릭 베이스의 경우 20-30 파운드 정도의 탠션이 줄에걸려 있다 . 따라서 부상의 위험없이 줄을 잡아 댕기기 편하지만, 더블베이스의 경우에는 100파운드 정도 되는 탠션이 줄에 걸려 있다. 따라서 팔의 전체적인 무개로 줄을 튕겨야 한다. 팔의 큰 근육들을 쓰지 않는다면, 부상의 위험이 있다(설마 부상까지;;;;;;;)

또한 가장 큰 다른점중 하나는 더블베이스는 수직으로 연주하게 된다는것이다. 일렉트릭 베이스는 수평으로 놓고 연주하게 된다. 수직으로 세워놓고 연주하기 때문에, 높이를 조절할수 있는 엔드핀을 사용한다. 기본적으로, 엔드핀은 베이스의 너트부분과 자신의 눈썹 부분의 높이를 같게 하여 높이를 조절한다. 하지만 익숙해지면 수직으로 연주하는것이 수평으로 연주하는것보다 훨씬 편하다. 왜냐하면, 신체의 위치와 신체 근육들과 팔꿈치의 각도에 훨씬 유리하게 되어 있기 때문이다.

A starting point for holding the double bass:-처음 더블베이스로 자세를 잡을때

  • 양 발을 어깨 넓이로 벌려선다.
  • 왼발을 오른쪽 엄지의 연장선상으로 앞으로 이동한다.
  • 베이스를 왼쪽발의 앞에 놓고 자신의 몸에 기댄다. 더블베이스의 뒤쪽 코너라인이 자신의 갈비뼈에 닿도록 하고, 너트가 눈썹에 오도록 맞춘다(높이를 미리 맞춘다). 사람마다 위치와 높이가 다를수 있다

원문입니다.(http://www.zaretandsonsviolins.com/transition.html)

Making the Transition from Electric Bass to the Double Bass
by Christopher Vance

Many electric bass players would love to also play the double bass, but the differences between these instruments can be overwhelming. Also, the availability of double basses to experiment with (unless you take the plunge and buy one up front) and the opportunities to have an experienced double bassist lay down the ground rules for playing the instrument are slim unless you pay to take private lessons.

Points to Consider

Double basses have a much longer string length. Electric basses have an average string length of 32 inches, where double basses have an average string length of 42 inches (this can vary from 40 to 44, so if you are looking for a bass ask yourself: “are my hands big enough to play this instrument comfortably?”)

Due to the considerably longer string length, left hand technique is very different. Where on electric bass all four fingers (pointer, middle, ring and pinky or 1-4) are used one finger per fret, on the double bass all four fingers are never used together because it would be impossible to play in tune. In the lower positions the ring finger is omitted, so if you wanted to play F-F#-G on the E string in the lowest position, you would use the 1-2-4 (instead of 1-2-3 on electric). As you approach the octave harmonic (12th fret on the electric bass) the 3rd finger is substituted for the pinky (3 instead of 4) and used all the way into the highest positions. The higher positions on the bass are called “Thumb Position” because starting on the octave harmonic, the thumb is brought around the neck and used as any other finger: thumb, 1,2,3.

How you close the string on the double bass is also different than on an electric. An electric bass has approximately 20-30 pounds of string tension on it, making it possible to squeeze the string with the hand without a high risk of injury. The double bass, on the other hand, has over 100 pounds of string tension, making it necessary to pull the string back with the weight of your arm. Failure to use the larger muscle groups of your arm as much as possible can result in injury.

One of the most obvious differences is that the double bass is played vertically; the electric bass is played horizontally. The vertical nature of the double bass causes the use of an adjustable endpin. As a general rule, the endpin should be set at the height where the nut (the piece of ebony at the bottom of the pegbox holding the strings in the designated spacing) is level with the player’s eyebrow. Note: playing vertically rather than horizontally can be much more comfortable when done correctly — it is closer to the body’s natural position while playing horizontally causes a twist at the elbow/wrist.

A starting point for holding the double bass:

  • Stand with your feet about shoulder width apart.
  • Step forward with your left foot so that the heel of your left foot is a few inches farther than the line of your right toes.
  • Place the bass in front of your left toes and lean the bass into your body so the back corner of the bass is in line with your rib cage and the nut is level with your eyebrow (if the endpin is set at the proper height). The exact distances vary from person to person based on height, width, and proportion.

Plucking the string (pizzicato)

Much like resting your thumb on the pick-up of an electric bass for stability, rest your thumb on the side of the fingerboard close to the bridge end. The placement of the hand closer/farther away from the bridge affects the character of the tone. Then, experiment with the angle your fingers approach the string and how deep into the fingertip you are contacting the string. As an example, if your fingers are closer to the bridge, at a right angle to the strings, and you are contacting the string with the very tip of the finger, then a sharp, focused and nasal sound will occur. If you are well onto the fingerboard with your fingers parallel to the string and you are contacting the string deep on the finger, a broad, less focused, softer sound will occur.

Bowing the string (arco)

The concept of bowing is completely foreign to electric bassists. (Unless you are experimenting in the style of Jimmy Page!) Holding the bow should be as relaxed as possible. Place your thumb in the corner where the frog meets the stick, and let the fingers of the hand fan across the top of the stick. Think of the triangle formed between thumb, pointer and pinky as giving you control over the bow. Keeping your wrist bent slightly upward and your elbow straight but loose, place the bow on the string at the frog end and draw a bow all the way to the tip. Now your elbow should still be straight but loose and your wrist should be bent even more upward when you arrive at the tip. This is a down-bow; repeat the process in reverse from tip to frog for an up-bow. Always try to use only the weight of your arm at first (don’t press), keep the bow parallel to the bridge throughout the bow stroke and always maintain bow tracking, i.e. keep the bow on the exact same point on the string throughout the bow stroke. In general, the midway point between the bridge and the fingerboard is best at the beginning.

Hopefully this can give you an overview of the things to consider when transitioning to the double bass from the electric bass. To explore these issues further, consult Franz Simandl’s New Methods for the Double Bass. It has been the beginner double bassist’s bible for over 100 years and very systematically develops the use of the left hand and the bow. Also, a good teacher will always help speed you along the road to proficient double bass playing!

 

피아노의 페달 태크닉에 대해서

  • 피아노의 서스테인 페달에 대해서는 굉장히 할말이 많다.

    구조상 피아노의 현들을 뮤트하고 있는 댐퍼라는게 있는데 해머가 현을 때리기 전에 이 댐퍼가 평상시에는 현을 뮤트하고 있다가 해머가 현을 때리기 직전에 들어 올려져서 현의 뮤트를 풀고 해머가 현을 친후 연주자가 건반에서 손을 띠면 그제서야 다시 댐퍼가 현에 닿아서 현을 뮤트 한다

    건반을 하나만 누를때는 해당하는 현의 댐퍼만 떨어진다

    하지만 서스테인 페달을 밟으면 88개 건반 모든 현의 댐퍼가 떨어지게 된다

    그래서 페달을 먼저 밟은후 건반을 누르면

    특히 많은수의건반 을 누르는 식으로 땅 하고 화음을 치면 해머가 해당 현들만 때리지만 다른 나머지 근처의 현들도 진동이나 충격 공진 등에 의해 미세한 울림을 내게 되고(하지만 미세하지 않습니다).

    음이 깔끔하지 못허게 된다.지저분한 울림

    그래서 서스페인 페달이란건 화음과 화음을 이어주는 식으로 써야하는데 최소한 건반을 누르기전에 페달을 밟는 빈도를 줄여야 한다.건반을 먼저누른후 페달을 밟는것과 페달을 눌린상태에서 건반을 누르는건

     

    “음색이 큰 차이가 있다”

     

    특히 그랜드 피아노에 있는 소스테누터 페달은

    먼저 페달을 밟은상태에서는 음이 절대 서스태인 되지 않는다.항상 먼저 건반을 누르고 나서 페달을 밟아야 한다.(소스테누토 페달은 눌린 음만 댐퍼를 띄워 주어 서스태인 됩니다.)

     

    하지만 디지털 피아노나 신디사이저 건반에 있는 피아노 음색의 서스태인 페달은 애매하다

    눌린음들의 음만 서스태인 해주고..이런점에선 소리가 깔끔하지만,소스태누토 페달도 아니다.먼저 페달을 누르고 건반을 눌러도 음이 서스태인 된다.

     

    그래서 이러한 디지털 피아노나 신디로 피아노 연습을 하게되면 페달을 남용하게 되고, 음을 누르기 전에 박자에 맞춰 페달을 먼저 밟은 습관이 든 사람들을 보게 된다. 근데 더 문제는 그랜드 피아노의 소스테누토 페달은 이렇게 먼저 누르거나 같이 누르면 아예 음이 서스테인 되지도 않는다. 잘못된 페달 태크닉만 익히게 되는샘…

     

    녹음도 확실히 녹음해보면 패달을 먼저 밟는 식의 잘못된 버릇이 든 사람들은 음이 지저분하고 불협이 많이 들린다 음이 깔끔하게 들리지 않고 레가토도 잘 안된다.

     

    패달 태크닉에 신경을 써야 좋은 소리를 낼 수 있다

     

    추가,.

    http://www.youtube.com/watch?v=zOAPG-kEcbQ&list=PL2C5EDE55B4A3EADC

    키스자렛의 연주를 찍은 동영상을 보면 인트로 발라드 부분 연주에서도 건반을 누를때와 페달을 누르는 타이밍이 서로 같지 않다.

    항상 건반을 누르고 나서 반박자 느리게 페달을 밟는것을 볼 수 있고…

    그 이후 스윙 연주 부분에서는 아예 페달근처에 발이 가까이 가지도 않는다…

    하지만 그의 모든 음은 뚜렷하고, 정확하며, 레가토 되어 있다.

    페달 태크닉에서 가장 많이 참고해야할부분들…

드럼연주 소리의 깔끔함

드럼의 통의 간섭에 의한 사운드의 섞임 및 지저분해짐은 실제 드럼을 연주할때, 레코딩 할때 큰 마이너스 요소로 작용하는경우가 많은것같다.

예를들면, 어떤 드러머의 경우 강하게 드럼을 치면, 소리가 깔끔하지 않고 매우 지저분할경우가 있다. 이런경우, 드럼이 안좋아서, 드럼통의 서로의 소리의 간섭 (하나를 치면 다른통이 같이 울리는 정도가 큰것) 이 복잡하게 합쳐져서 소리를 깔끔하지 않고 지저분하게 만든다는것….이라고 생각된다.
하지만 귀가 좋은 드러머들은 소리를 깔끔하게 내려면 어떻게 연주해야하는지 알기 떄문에, 그런 정도가 들해진다. 또한 뮤트 기재들을 이용해서 그러한 일이 발생하지 않도록 미리 사전 조치를 취하기도 한다.
또는 아주 간섭이 덜 하도록 설계된 매우 고급형의 드럼을 연주하면 그렇게 소리가 깔끔하게 날수 있다 . 고급형의 드럼은 탐 마운트및 베이스 드럼의 마운트 등이, 각 통들이 연주되도 다른 통에 진동이나 공진을 최대한 일으키지 않도록 설계되어 있다, 통의 크기, 통의 두께 등을 컨트롤 하여, 공진이 일어나지 않도록 최대한 설계된다.
중요한건 귀로 듣고 판별해야한다는것이다.

그랜드 피아노versus 업라이트 피아노

피아노의 현의 스펙에 따른 차이
1. 현의 스팩에 따른 차이
그랜드 피아노와, 업라이트 피아노의 소리차이 같은것이 관심이 많으실탠데요
보통은 그랜드 피아노가 현이 길고, 업라이트피아노가 그에 비하여 현이 짧다고 알려져 있습니다.
하지만 그것도 콘서트 그랜드와 비교할때의  이야기이지, 결국 콘서트 그랜드를 제외하고는 일반 parlor 그랜드 사이즈와 큰 업라이트의 현의 길이는 결국 비슷하다고 볼수 있습니다.

현악기의 특성상 현의 진동은 현의 장력 공식에 영향을 받게 되는데요, 다음과 같습니다.

장력공식에 따르면 같은 음정 F 를 만들기 위해서 장력 T에 비례, 길이의 제곱의 반비례, 단위 무게에 반비례….한다고 합니다.

따라서 같은 음정을 만들기 위해서, 만약 길이가 길어지면, 현의 무게를 낮추고 장력을 늘려야 하며, 현의 무게가 늘어나면 길이가 살짝 짧아지겠죠

현의 무게는 현의 굵기릉 굵게 만들면 현의 무게가 늘어나게 되구요,
현의 길이는 피아노를 길게 만들면 늘어나게 됩니다,

그렇다면 같은 장력을 유지하고 같은 음정을 유지하려면, 현의 길이가 길어짐에 따라 현의 무게는 줄어야 하고, 현의 무게가 늘어남에 따라 현의 길이는 줄어들어야 합니다.

또한 같은 음정이면서 장력을 강하게 만들려면, 현의 길이와 무게를 동시에 늘리면 된다는 뜻입니다.

그래서 현의 길이는 L^2 만큼 늘어나면 되고, 무게는 W만큼 늘어나면 되기 떄문에, 현의 길이를 늘리는게 더 효과적입니다. (제곱이므로)

만약에 45 인치의 피아노 선을 42 인치로 줄인다고 치면, 45 의 제곱=2025 , 42의 제곱은 1764 이므로 , 줄의 단위무게를 약 2025/1764=1.147 배  만큼 늘려야 합니다 다시 말해서 줄의 굵기가 아주 살짝 굵어져야 한다는것이죠.아니면 현이 비중이 큰 금속으로 대체 하던가요 ^^ , (근대 재질 변경은 보통 하지 않는것 같습니다 소리가 틀려지기 때문일것 같습니다)

그러면 피아노의 구조가 어떻게 변경되냐면요, 다음 두 사진을 비교해보시기 바랍니다.
하나는 현이 긴 그랜드, 하나는 현이 짧은 그랜드 입니다.

현이 짧은경우 ( 저음역 싱글 스트링 20개 )

현이 긴경우 (저음역 싱글 스트링 10개)
일단 피아노의 스펙상 정확하진 않지만 피아노의 현의 길이에 따라
더블스트링이 시작하는 음정이 다 다르게 마련인데요 가장 굵은 더블스트링이 같은 굵기 임을  가정하면 무게 를 1이라고 칭하면, 현의 길이가 긴 피아노가 더 낮은 음정을 무게가 가벼운 스트링으로 커버 하고 있습니다. 대신 작아진 음량을 현을 2개를 써서 커버 하는것입니다.
 
그러니까 더블스트링이 시작하는 음정이 높을수록 전체적으로 현의 굵기가 굵은 피아노라고 이해하시면 됩니다.

다시말해서 피아노의 현의 길이가 길면, 현의 굵기가 줄어들게 됩니다.
(추가로 ,음색을 좋게 하기 위해서 현의 장력을 늘릴려면, 현의 장력을 더 강하게 버티는 프레임이 필요하겠죠, 프레임이 장력을 버티는 힘이 강해지면 현의 장력을 늘릴수 있게 되고, 현의 길이 및 무게를 동시게 늘릴수 있게 됩니다.)

따라서 좋은 배음구조의 피아노를 만드는 조건은 물리학적으로는 매우 간단합니다.
1. 장력을 높힌다, ->현의 길이와, 무게를 늘린다 ->프레임이 버티는 힘이 강해야 한다
2. 현의 길이를 길게 한다
3. 현의 단위 무게를 높힌다.

1번은 어쩃든 2번 3번 전부 연결된 부분입니다.

따라서 현이 길고 얇거나? 현이 굵고 짧거나 ? 둘중하나만 충족하면 같은 배음 구조를 내어준다고 볼수 있습니다. 하지만 음색은 사실 현이 살짝 굵은쪽이 더 좋습니다.

다시 쉽게 돌아와서 어떤 피아노를 봤을때 저음역대의 싱글스트링이 몇개인지 세어보면 현의 굵기 가 다른 피아노에 비해서 굵은지 얇은지 쉽게 알수 있습니다.
싱글 스트링의 숫자가 작을수록 현이 상대적으로 얇고 가벼운것들로 구성되어 있단 뜻이겠죠

또한 비화성도에도 몇가지가 영향을 미치는데요
비화성도라는것은 제일 아래 링크된 글에 자세히 쓰여 있지만,
현의 무게가 무거워서 진동하면서 실시간으로 장력의 변화가 생겨서 , 배음의 구조가 부정확해짐을 말합니다.
따라서 현의 무게가 무거울수록 장력의 변화가 심할수 밖에 없는데 이에 대한 해결로는 현을 걸고 있는 피아노의 강철 프레임을 장력의 변화를 충분히 버티는 수준의 튼튼한 프레임으로 만들어야 합니다.(피아노의 가격이 수직상승하겠죠) 그래서 , 아주 낮은 높이의 studio upright 들의 경우 , 현이 굵고, 굵은 현때문에 프레임이 아주 강력한 재질로 되어 있어 가격이 비싼 경우가 많습니다.
프레임이 현의 진동에 따른 장력의 변화를 버티는 힘이 강해져서
현이 진동하는 동안 장력의 영향을 거의 안받도록 엄청 튼튼하면, 비화성도가 줄어듭니다
다만 현의 굵기가 굵어서 무게가 증가하면, 음색을 뮤트하는 지음력이 좀 떨어질수 있다고 봅니다.
그릭 현의 굵기가 너무 얇아서 길이만 증가하고, 현이 얇은 경우는 소리가 날카로워질수 있습니다.

따라서 더블 스트링이 얼마나 낮은 저음부터 시작하느냐를 보면 현의 무게가 상대적으로 얼마나 가벼운 편인지 알수 있고, 지음력이 좋은 피아노 인지 알수 있습니다.

하지만 고급 브랜드의 업라이트 피아노의 경우 지음을 하는 댐퍼 스프링의 성능과 부품이 아주 좋아서 업라이트라고 하더라고, 아주 지음성능이 좋고,
또 그랜드라고 할지라도, 지음성능을 높이기 위해서 댐퍼부분을 무겁게 만들어서, 오히려 터치가 피아노를 다루기 어려울 정도로 무거워지는 경우도 있습니다.

하지만 만약 베이비 그랜드 나 현이 너무 짧은(배음구조가 정확하지 못하여) 그랜드 피아노, 또는 현이 너무 긴 그랜드 피아노 (현이 너무 얇아져서) 의 경우는 오히려 업라이트 피아노보다  음색이 더 못할수 있습니다.

콘서트그랜드의 경우 피아노를 그렇게 길게 만드는 이유는 , 향판의 사이즈 때문입니다. 오케스트라와 협연할 수 있을 정도로 만들어야 하기 때문에, 향판 사이즈가 커져야 하고, 향판이 커야 소리가 크기 때문입니다. 오히려 적당한 현의 굵기와 배음을 가지고 있는 다른 업라이트나 그랜드 피아노들보다 기본적인 음색은 너무 날카롭고 쩡쩡 할 수 있다고 생각됩니다.오히려 조용한 음악이나 재즈 에서는 적당한 사이즈의 현길이와 다소 굵은 현을 가진 피아노가 유리하다고 생각이 됩니다.
2. 터치 부분
그랜드 피아노의 터치는 가장 기본적인 피아노의 해머 액션으로써, 무게를 이용해서 중력을 사용하는 부품이 많습니다.
grand piano action에 대한 이미지 검색결과
왼쪽의 댐퍼 부분의 부품 구조를 보시면, 현을 뮤트하기 위한 댐퍼가 무개로 인하여 아래로 내려오면서 현을 뮤트하게끔 되어 있습니다.
때로는 그랜드 피아노의 현이 굵은경우에, 지음력이 떨어질수 있기 때문에, 지음력을 보강하기 위하셔, 댐퍼의무게가 좀더 늘어나는 경우가 있습니다. 이경우, 피아노의 건반을 눌른후에 그 건반이 댐퍼를 들어올리는 시점에서 무게가 건반에 확 올라와서, 다소 부담스러운 무거운 터치를 선사하는경우가 있는데, 좋지 않다 생각되네요
오른쪽에 지랫대 부분에는 연타를 위한 장치가 되어 있어서, 빠른 연주에 가능하도록 설계가 되어 있습니다. 하지만, 연타 장치는 그랜드 피아노의 건반 구조가 바가 길기때문에, 그 장치가 없으면 연타력이 나오지 않는 이유로 보강된 장치 입니다.
kawai upright piano action에 대한 이미지 검색결과
업라이트의 경우에는 중력을 이용하지 않기때문에, 댐퍼의 부품이 스프링을 이용하는 구조로 되어 있어서, 다소 그랜드 피아노보다 터치의 무게가 작을수는 있습니다.
연타력부분에서는 그랜드피아노의 부가적인 장치보다는 역시 못하겠지만, 원래 구조 자체가 연타가 잘될수 있는 구조이기 때문에, 그 장치가 생략되어 있는것에 불과 합니다.
다만 업라이트 피아노의 해머 액션은 그랜드 피아노의 해머 액션보다, 연주하면서 부속품들이 자주 틀어질 가능성이 높습니다. 따라서 그랜드 피아노 보다 조정을 자주 해주어야 좋은 터치감을 유지할수 있습니다.
모든 결론을 내보자면, 현길이도 어느정도 상관은 있지만서도 그것보단 사실은
결국 비싼피아노가 음색이 좋고, 튜닝 유지력이 좋아 유지비용도 덜 들어갑니다..

배음이 악기의 음색에 미치는 영향

자 배음을 한번 체크 해보자 1=C 2=C 3=G 4=C 5=E 6=G 7=Bb 8=C 9=D 10=E 11=F 12=G 13=A 14=Bb 15=B 16=C
1배음부터 10 배음까지 짝수 홀수를 나눠보자면, 왜 12배음이냐면 사실 c음이 1k hz 쯤 된다고 생각했을떄 12배음인 1000*12 =10000 hz 10khz 로 사실 잘들리는 음역대는 아님. 짝수 배음 =C C G C E 홀수 배음 = G E Bb D 홀수 배음들은 주로 서로의 서로에 대한 3.6도 간격 , 짝수 배음들은 서로의 서로에 대한 4.5도 간격 이 많은 경향이군요이것은 악기 의 피치조절이나 조율에 의해서 어느 배음이 더 잘 어울리게 조정할것인가에 영향을 미칠수 있고 소리를 두터워지는 경향 과 얇아지는경향으로의 KEY 를 가지고 있고트랜지스터 증폭과 진공관 증폭의 근본적인 차이이기도 하구요
악기도 phase align 이 필요한데 그래야 두터운 사운드가 나기 때문에…더 재밌는건 짝수배음의 phase align 보다 홀수 배음쪽의 phase align 이 더 음을 두텁게 내는것에 도움된단 사실그래서 피치 맞출때 보통하는 방식인 옥타브 체크는 여기에 도움이 되지 않는다.
홀수배음의 하모닉스를 찾아서 원음과 일치 시켜야함.예를들면 A 현의 C# 하모닉스를 찾아내서 그 현의C#음과 일치 시키는것이 더 음이 두텁게 나는것에 중요함
또한 피아노의 경우 서로 다른 화음을 울릴떄 , c 음과 E 음을 같이 연주하면 C 음안의 E 배음과 E 음의 기음이 서로 어커스틱 악기의 경우 서로 조화를 이루어 서로의 E 가 더 summing 이 되는 쪽으로 향판이 서로를 연결시켜줘서 같이 울린다는 사실(공진현상)
하지만 디지털 피아노의 경우는 이런 현상이 일어나지 않고 만약 타이밍과 시간차가 엇갈려서 C 음안의 E 와 E 음의 E 주파수가 서로 zero-sum 또는 subtract 감산 되서 소리를 더 얇게 만들어 버린다는 사실….(이미 녹음된 샘플이기 때문에)
또한 피아노를 조율할때 3도와 6도와의 연관성이 4도나 5도와의 연관성보다 더 강하게 형성되도록 조율을 하게 되면, 음이 더 두껍게 나도록 튜닝됨을 알수 있었음.
왜냐면 각기 다른 여러가지 음을 연주했을때 공진현상이 4도나 5도를 형성하는 배음에서 나는것보다 3도나 6도에서 나는 배음이 더 발생하도록하면 음이 두터워지기 때문임. 이게 전부 피아노의 향판의phase align 작용에 의한것이라 보여짐,
(그래서 연주자의 터치는 향판을 얼마나 공진시키느냐가 중요한것 같음.아니면 때로는 공진을 안시킨체로 연주해야하기도…할것임/ 하지만 향판이 이것의 작용하는것 이상으로 커지면 너무 피아노의 잔향이 커질탠데.. 이것도 깔끔하지 못함을 만들어낼수는 있다고 생각하고 다루기 힘든 악기를 만들어낼 수도 있단 생각. 소리는 커지겠지만.)

베이스 앰프의 게인과 볼륨에 대한 썰.

베이스 앰프의 Gain 과 Volume 의 차이에 대하여

베이스 앰프에 보면, 입력 측에 GAIN 이 있고 이것으로 소리 크기를 조절할 수 있습니다. 또한 출력 쪽에도 Master volume , 또는 그냥 Volume 이 있고 이것으로도 소리 크기를 조절할 수 있습니다. 일반적으로 사람이 생각하기에는 볼륨 조절은 원래 하나로만 하면 되는데, 대체 왜 2개가 있을까요? 그리고 뭘 어떻게 조절해야 제대로 하는 걸까? 하는 의문이 들기 시작합니다. 사람이 생각하기에 정말 편한 볼륨 조절 방식은 당연히 볼륨 1개만 있는 경우일 것 입니다. 하지만 대다수의 정상적인 베이스 앰프라면, 입력에 gain 출력에 Volume 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 되어 있는 이유는 다름이 아니고 “가장 좋은 소리를 얻기 위함” 입니다.그리고 그 좋은 소리를 얻기 위해서 좀 이해와 공부가 필요할 뿐입니다.

베이스 앰프는 2개의 앰프가 들어있습니다.

프리앰프와 파워앰프입니다. 베이스 기타의 출력은 매우 작기 때문에, 프리앰프를 통해서 일단 살짝 증폭을 합니다. 파워앰프가 증폭할 수 있는 최소 신호가 되도록 말이죠, 그리고 파워앰프는 그 증폭된 신호를 받아서 2차 증폭을 합니다. 스피커로 낼 수 있는 큰소리로요. 여기서 의문. 대체 왜 증폭을 1번에 안하고 2번에 걸쳐 하는가? 1번에 걸쳐서 하면 그냥 한번 증폭(GAIN)으로만 볼륨 조절을 하면 되지 않느냐. 그러면 모든 것이 해결되지 않느냐? 생각할 수 있습니다. 2번에 걸쳐 증폭하는 이유는, 전기 효율 때문입니다.

프리앰프

일단 프리앰프는 톤의 퀄리티에 맞춰서 설계가 되어 있습니다.포인트가 톤퀄리티이기 떄문에 전기적 효율은 매우 떨어지게 되어 있습니다. 전기를 많이 투입해서 좋은 소리를 얻는데에 포인트가 맞춰져 있는거죠. 전기를 많이 먹어도 “좋은소리”를 얻는 것에 촛점이 맞춰져 있습니다. 하지만 프리앰프이기 때문에 파워앰프만큼 전기를 먹지는 않습니다. 그리고 프리앰프가 사용하는 GAIN 노브는 실제 증폭량을 결정하는 전기 투입량을 말합니다. 따라서 프리앰프 회로는 Gain 노브에 따라서 전기 투입량 및 증폭량이 달라지는 회로 입니다. 혹시 컴퓨터 파워 서플라이나, 아답터 에 대해서 잘 아시는 분들의 경우 300W 파워 라고 했을 때 200와트 정도에서 가장 품질 좋고 효율좋은 전기가 나온다 라는 이야기 들어보신 분 있으신지? 만약 300W 파워인데 전기를 280W 정도 끌어 쓰면 파워가 힘들어하고 효율도 안나오구요.. 프리앰프도 이와 비슷합니다. 프리앰프를 구성한 회로는 회로의 물성 자체가 고정된 수치들을 가지고 있기 때문에, 전기 투입량이 바뀌어서 증폭량이 달라져도 그 회로가 원활히 움직이기 위한 전기 규모는 정해져 있습니다.(회로 자체가 변하는 것은 아니기 때문에, 회로가 가진 부품의 저항의 주파수 별 총합을 회로의 “임피던스” 라고 합니다. 회로 자체가 가지는 주파수 별 전기에 대한 저항력인 것입니다. 그래서 이 회로의 기본 “임피던스” 를 이겨낼 수 있는 소리 신호의 크기와 전기 동작 규모가 필요해집니다. 그렇지 않으면 주파수 별 저항인 임피던스에 의해서, 변형된 주파수 반응이 생겨날 것입니다. 저음이나 고음이 더 깍인다던지. 쉽게 말해서 왜곡되지 않고, 변형되지 않은 원래의 주파수 반응을 얻어내기 위함입니다. ) 그래서, 회로에 전기가 가장 원활하게 잘 동작해서 좋은 소리를 내는 전기 규모가 정해져 있습니다. 프로오디오에서는 이 전기 규모를 공칭 레벨이나 레퍼런스 레벨, +4dBu 라고 이야기를 합니다.

그러나 게인이 높아져서 그 프리앰프의 증폭한계(max input level또는 DC bias라고 표현)에 소리가 근접하게 되면 소리가 찌그러기게 되구요, 또한 증폭이 많을수록 왜곡이 점점 많이 첨가 됩니다.

그런데 왜곡을 피하자고 증폭을 아주 살짝만 하려니 노이즈 플로어가 걸립니다. 프리앰프는 기본적으로 노이즈 가 존재하고 그걸 노이즈 플로어라고 하는데, 소리를 왜곡을 피하자고 적게 증폭하면, 상대적으로 노이즈가 크게 들리는 것이죠. 그래서 최적의 신호대 잡음비를 얻기 위해서 충분히 게인을 줘서 좋은 신호를 얻게 됩니다.

다시 말해서 가장 좋은 게인의 지점은, 소리가 노이즈 플로어보다 높으면서도, 프리앰프 증폭 한계에서도 아래쪽에 있어서 왜곡도 잘 안되는 그런 게인의 지점입니다.

그것을 전문용어로는 표준 라인래밸, 스윗 스팟 등으로 이야기 합니다. 그래서 세상에 전부 다른 출력을 내어주는 베이스 기타의 출력을 해당하는 “제일 좋은 전기규모 출력” 으로 만들어주기 위해서 GAIN 노브로 그 규모를 결정해야 합니다.

악기에 따라 출력이 다 천차만별이므로, 악기마다 좋은 톤을 얻는 라인 래밸을 얻어내는 Gain 값은 다 틀리리라 생각됩니다. 만약 이 지점에서 GAIN이 더 들어가면 Overdrive, 들들어가면 NOT YET 이 되는거죠. 게인이 너무 높아 오버드라이브 되면 소리가 왜곡되고, 게인이 낮으면 소리가 뚜렷하지 않고 멍청해집니다.

이게 바로 프리앰프와 GAIN 입니다.

파워앰프

파워앰프는 프리앰프와는 조금 다르게 동작합니다. 일단 파워앰프가 다루는 전기 규모는 프리앰프와는 다르게 매우 큽니다. 또한 프리앰프처럼 전기 규모를 가변하면 왜곡률이 상당히 커집니다. 전기 규모가 크기 때문이죠. 그래서 전기 규모를 가변하지 않습니다. 항상 일정한 증폭을 하게 되어 있습니다. 100% 풀파워로 동작을 한다고 이야기를 하는 사람들도 있는데, 그것은 아니고, 아마 , 파워앰프가 할 수 있는 최대 증폭은 아니고, 소리가 가장 좋고, 가장 전기 효율이 좋은 부분으로 일정하게 증폭하고 있을겁니다. 예를 들면 아까 말했 듯이 컴퓨터 파워 서플라이가 300W 짜리면 200W 전기를 생산하는게 효율이 좋기 때문에 200W 생산으로만 고정해서 돌아가는 것과 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 그러면 볼륨조절은 무엇이냐면 그것을 그냥 Atttenuator 해주는 겁니다. 가변 저항 등의 회로를 통해 출력을 그냥 “깎는” 역할이라고 보시면 됩니다. 프리앰프에서 증폭된 톤을 파워앰프로 들여보내기 전에 일종의 가변저항 등으로 그 소리를 줄여서 보내게 되는 것입니다. Trim 이라는 용어도 사용합니다.

파워앰프는 항상 최대 효율을 내는 최대 증폭으로 FULL 로 동작하고 있고, 그 소리를 그냥 줄이는게 VOLUME 노브가 하는 일이라는 이야기 입니다.

왜냐면 전기 규모가 프리앰프보단 매우 크고, 또 앰프 설계 자체도 프리앰프처럼 고퀄리티 설계보단 전기적인 효율(전기 소모를 아주 적게 하도록) 만들어진 앰프 이기 때문입니다. 만약 프리앰프와 같은 설계로 파워앰프를 만들면 부품도 아주 크게 아주 많이 써야 할 것이고, 전기도 상상초월 할만큼 소모하니까요.. (만약 프리앰프와 같은 컨셉의 설계로 파워앰프를 만들면 300W 소리를 내기 위해서 10000W 전기를 써야 할 수도 있습니다. 실제로 프리앰프는 1.75V 정도로 증폭시키기 위해서 10-40W 정도의 전기를 사용합니다. 5배에서 20배에 달하죠. 하지만 파워앰프의 경우는 전기 효율이 아주 좋습니다.)

하여간 파워앰프는 GAIN 같은 것을 넣어서 전기를 가변 할 수 없고, 또 그냥 설계 상 가장 좋은 소리를 내는 지점에서 full 증폭을 하고 있는 상태에 입력을 VOLUME 노브를 통해서 줄여서 내보내는 것에 불과한 부분입니다. 따라서 결론이 나옵니다.

베이스 앰프의 볼륨 조절은 다음과 같은 방식을 염두해 두고 하면 됩니다.

1. 프리앰프로 가장 좋은 스윗스팟을 찾아낸다(표준라인래밸) – 즉 톤을 잡는 것에 사용한다.
때로는 음악을 위해 오버드라이브 시킬 수도 들 드라이브시킬 수도 있구… 스윗스팟에 게인이 와야 다른 악기들에 묻히지 않는 또렷한 소리를 얻을 수 있다. 만약 베이스 앰프를 통해서 나오는 소리가 다른 악기에 묻혀 웅웅거린다면 그것은 게인이 덜 올라간 것일 수도…

2. 파워앰프로 그 공간이나 소리 규모에 맞는 볼륨으로 다른 악기들과의 밸런스를 맞춘다. –즉 소리의 크기를 결정한다.

AMT S25B, Sp25B,S25B-tp, Sp25B-tp microphone

Appliedmicropohe 이라는 회사에서 만든 더블베이스(콘트라바스) 전용의 마이크로폰이다. 다음과 같이 설치하면되는데,

 

빨간색의 점은, 동작중인지 알려주는 LED 이다. 악기 측면의 RIBS 에 저렇게 지지하여 음을 얻어내는 방식의 mic 이다.

 

전용의 Preamp 와 함께 사용하는데, S25B 를 구입할때 같이 온다고 한다.

 

Sp25b 의 경우에는 프리앰프가 다른것이 포함되어 있는데,

hum 노이즈를 분리할수 있는 기능이 있고, Amp 를 위한 출력도 지니고 있다고 한다.

이것은 녹음뿐만이 아니라 Live 공연이나 gig 도 신경쓴 제품인거 같다.

 

S25B-TP 나 sp25B-TP 로 뒤에 TP 가 붙은것은 Tail-piece 에 달 수 있도록 나온 것이다.

스팩은 다음과 같다.

 

Element
Condenser

Polar Pattern
Cardroid

Frequency
30Hz – 10kHz

Sensitivity
-65dB+ 4dB

Impedance
150 Ohms*

Phantom Power
12 to 52 vDC*
Self-powered battery

Max input SPL
120 dB

Dimension
10″ Flex Arm

Mechanism

Opens min 5″ to appox. max 9 & 7/8″

Full size basses should specify when ordering.

Cable
10′

Weight
Mic only: 71 grams

www.appliedmic.com 에 가면 자세한 페이지가 있다.

Fishman 의 Full cirlce

Fishman 의 Full cirlce 픽업은, yamahiko 의 픽업과 그 조상이 같아 보인다.
아무래도 yamahiko 사에 라이센스를 주고 도면이나 기술을 사온듯.보이지만 진실은 알수 없다.

사용자 삽입 이미지

픽업 구매는 해외쇼핑몰에서 구매해서 UPS 를 통해 받았다.

픽업은 어저스터 휠 형식으로 생겼는데, 나사산의 모양에 따라 2가지 모델이 있다.
국내에서는 어떠한 나사산도 즉시 작업할수 있는 현악 공방은 없는거 같다.다만 좋은 성격을 지니신 공방 사장님께서 일부러 나사산을 파는 탭과 직경에 맞는 드릴날을 구해주셔서 작업이 가능했다 ^^

풀 써클 픽업은 1개의 픽업이 내장된 휠, 과 픽업이 없이 그냥 보통 휠로 이루어져 있다.

사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지

공방에서 콘트라베이스용 브릿지중에서 좀 고급형인 Aubert de luxe 브릿지를 해보라고 해서..그것으로 결정했다.(사장님이 마음씨가 좋아보이는데 세일즈 능력도 탁월해보이신다. 30만원짜리 Gut String을 추천해주시는데 눈빛에 지를뻔…)

공방에는 Aubert 제의 어저스터 휠이 이미 달려 나오는 브릿지가 있었다. 하지만 어저스터 휠의 규격이 맞지 않고, 방식이 달라 그 브릿지의 휠과 교체하는것은 불가능해 보였다.

사용자 삽입 이미지

Aubert 의 어저스팅 휠은 위와 같이 생겼는데, 나사산을 가진 기둥이 있고, 휠이 마치 볼트 처럼 그 기둥 상에서 돌아가면서 위아래로 움직인다. 볼트와 너트를 생각하면 쉽다.다른 어저스터 휠들처럼 일체형이아니다. 피쉬맨 픽업도 어저스터 모양이긴한데 일체형이다.
또한, 피쉬맨 규격은, 국내에서 많이 통용되는 어저스터 휠보다 직경이 얇은듯하다…

따라서…기존에 어저스터 휠이 달려있는 브릿지와 휠을 교체하는것은 거의 불가능하다고 보면된다.

사용자 삽입 이미지

따라서 기존의 어저스터가 없는 브릿지를 새로 가공해서 피쉬맨 픽업을 장착해야 한다.
이러한 작업은 공방에서 잘 해주려 하지 않는다….어저스터가 있는 브릿지를 악기에 맞게 깍아서 장착하는것은 하지만, 기존의 브릿지를 어저스터 휠을 다는 작업은 힘들다고 한다.
때론, 잘못 작업하게 되면, 휠이 돌지 않거나, 기울어지거나..문제가 생길수 있기 때문에 꼭 프로페셔널한 루시어를 찾아가야 한다..

사용자 삽입 이미지
사용자 삽입 이미지

하여간, 중요한것은 리얼리스트나 언더우드와는 달리…장착에 따른 비용이 든다는 사실이다…픽업 가격만큼 더 추가 된다고 생각하면된다.

하지만 사운드는 그렇게 투자한 비용만큼 나온다. 굉장히 디테일하고, 배음이 화려한 사운드를 들을 수 있다. 마치 마이킹한것처럼 사운드가 나온다.(마이킹한것보단 드라이 하지만)

사용자 삽입 이미지

나는 선을 이렇게 다리로 감아 올려서 정리 했다.

사용자 삽입 이미지

케이블을 연결하는 잭 부분은 2번과 3번 스트링에 걸치도록 되어 있다.

사용자 삽입 이미지

어저스터 휠을 돌려서 높이를 조절해야 하는데, 선이 꼬일 수 있으므로, 이렇게 잭 부분에서 분리 하여, 휠을 조절하게 한다.

사용자 삽입 이미지

상당히 괜찮은 것은, 휠에 선이 나와있는 각도를 이렇게 수직 부터 45도 각도까지 바꾸는것에 따라, 톤이 달라진다.

사용자 삽입 이미지

수직일때는 더 마이킹한것 같은 풍성한 톤이 나오고, 45도 각도를 이룰때는 약간 드라이하고, 프렛리스 베이스와 같은 톤을 얻을수 있다.

사용자 삽입 이미지

더블베이스 픽업에는 몇가지가 있는데, 아마도 가장 비싼 픽업은 , 윌슨 픽업일것이다. 4현용 베이스 픽업 1세트가 약 1000달러 정도..(한국에 들여오면 100만원이 넘을듯하다.)
윌슨은 가격대도 높지만, 브릿지에 구멍을 뚫고 설치 하는 과정도 까다로운것으로 알려져 있다.기존의 브릿지에 구멍을 뚫고 심어야 한다.국내에도 사용자가 있다. 유명한 베이시스트인 NHOP, MARC JOHNSON, George Mraz 와 같은 사람들이 윌슨을 쓴다.

리얼리스트 픽업은 아마 가장 많은 사용자가 있을것이다.국내에도 베이스 공방들이 소규모로 들여오는 물량이 있기 때문에 30만원 이하에서 구할 수 있다. 브릿지의 E-side 풋 아래에 깔면 되니까, 셋팅하기 간편하다. 많은 사람들이 이렇게 까는방식이 브릿지에서 상판으로 울림이 전달되는것을 방해한다고 말한다. 실제로 그런것 같다. 좀 미끄러진다. 나도 리얼리스트를 좋아한다.부드럽고, 자연스러운 사운드이다. 설치하기도 쉽고..

Schertler Dyn-b 도 호기심에 한번 써보았다. 이것은 피에조 센서를 장착한 픽업이라기보단,상판 표면에 장착하는 마이크인거 같다. 다이내믹 마이크, 출력도 마이크 프리를 위한 XLR 형식으로 나와준다. 마이크이긴하지만 위상반전기능이 있어서, 피드백에 저항하는 정도는 리얼리스트픽업과 비슷하다. 상당히 사운드가 마이킹한 사운드가 난다.

언더우드 픽업은 픽업들중 가장 역사가 오래된 방식일것이다. 브릿지의 날개부분에 부착한다.사운드는 평범한듯하다. 음량이 큰편이다.

위 픽업들과 피교했을때 피쉬맨 풀 서클은, 사운드 측면에서 윌슨과도 견줄 수 있는 그러한 정도라고 생각한다. 사운드가 탁월하고, 매우 자세하고, 손가락의 터치가 살아 있으면서도, 그것이 앵앵거리는 방해하는 사운드가 절대 아니다…개다가 톤을 조절하여, 일렉트릭한 소리까지 낼수 있으니…정말 마음에 들고 만족한다.

간단한 사운드 샘플을 추가한다.들어보시라.

Barbera Bridge pickup 사운드 샘플.

사용자 삽입 이미지

이 픽업은 더블베이스 교체용 브릿지를 대신하는 픽업인데, 악기마다 브릿지 모양이 틀려질 수 밖에 없어서, 아마도 이 브릿지를 생산하는 곳에 가서 커스터마이징 해야하지 않나 싶다.
사운드 샘플은 스테레오로 녹음되어 있는데 왼쪽 체널이 이 픽업의 사운드이고, 오른쪽 채널은 뉴먼 마이크로 녹음한 사운드이다.

기존 브릿지의 도안을 보내주거나, 기존 브릿지를 보내서 장착할수 있는듯하다.
가격대가 다음과 같다. 좋은 브릿지를 사서..공방에서 자신의 베이스에 맞게 깍은후, 이곳으로 보내주고 450$을 지불하면, 브릿지에 맞게 픽업을 장착하는듯..

CUSTOM UPRIGHT BASS 
TRANSDUCER BRIDGES
:
New custom bridge from tracing $500.
Installation into pre-fitted bridge $450.

Audio Samples:

Blues
Rufus Reid

00:00/02:03
  1. 1.mp3


http://www.barberatransducers.com/mp3s/1.mp3

Homage a Casal
Anthony Falanga

00:00/02:47
  1. 2.mp3


http://www.barberatransducers.com/mp3s/2.mp3


Lament
Anthony Falanga

00:00/02:17
  1. 3.mp3
http://www.barberatransducers.com/mp3s/3.mp3



These recordings are in 2 track stereo – the direct out from the pickup system can heard alongside a simultaneously recorded track with a microphone.
The right channel is just the acoustic instrument sound. 
A Neumann mic was placed apx 2 feet in front of the bass at bridge height. The left channel is direct to the board from the Barbera Bridge. 
A basic pre-amp was used for impedance matching purposes. 
(a Fishman model B) 
Left and right channels were recorded simultaneously with all EQ controls set flat with 100% isolation between channels. 
No post processing was done on this recording other than the conversion from the original .wav format to a compressed MP3 format.